Naturalezas muertas de artistas famosos con frutas. Naturaleza muerta ucraniana moderna


La naturaleza muerta en la pintura es una imagen de objetos inanimados estáticos combinados en un solo conjunto. Una naturaleza muerta puede presentarse como una pintura independiente, pero a veces pasa a formar parte de la composición de una escena de género o de una pintura completa.

¿Qué es la naturaleza muerta?

Esta pintura se expresa en la actitud subjetiva de una persona hacia el mundo. Esto muestra la comprensión inherente del maestro sobre la belleza, que se convierte en la encarnación de los valores sociales y el ideal estético de la época. La naturaleza muerta en la pintura se transformó gradualmente en un género significativo separado. Este proceso tomó cientos de años y cada nueva generación de artistas entendió los lienzos y el color de acuerdo con las tendencias de la época.

El papel de la naturaleza muerta en la composición de una pintura nunca se limita a una simple información, una adición aleatoria al contenido principal. Dependiendo de las condiciones históricas y de las exigencias sociales, los objetos pueden tomar un papel más o menos activo en la creación de una composición o de una imagen individual, oscureciendo uno u otro objetivo. La naturaleza muerta en la pintura como género independiente está diseñada para transmitir de manera confiable la belleza de las cosas que rodean a una persona todos los días.

A veces, un detalle o elemento separado adquiere repentinamente un significado profundo, recibe su propio significado y sonido.

Historia

Como género antiguo y venerado, la pintura de bodegones ha experimentado sus altibajos. Severo, ascético y minimalista ayudó a crear imágenes inmortales, monumentales, generalizadas y sublimemente heroicas. Los escultores disfrutaban representando objetos individuales con extraordinaria expresividad. Los tipos de naturalezas muertas en pintura y todo tipo de clasificaciones surgieron durante la formación de la crítica de arte, aunque los lienzos existían mucho antes de que se escribiera el primer libro de texto.

Tradiciones iconográficas y naturalezas muertas.

En la pintura de iconos rusa antigua, aquellas pocas cosas que el artista se atrevió a introducir en el estricto laconismo de las obras canónicas jugaron un papel importante. Contribuyen a la manifestación de todo lo inmediato y demuestran la expresión de sentimientos en obras dedicadas a un tema abstracto o mitológico.

Los tipos de naturaleza muerta en pintura existen por separado de las pinturas de iconos, aunque el canon estricto no prohíbe la representación de algunos objetos inherentes al género.

Bodegón renacentista

Sin embargo, las obras de los siglos XV y XVI desempeñan un papel importante durante el Renacimiento. El pintor primero llamó la atención sobre el mundo que lo rodeaba y buscó determinar el significado de cada elemento al servicio de la humanidad.

La pintura moderna y la naturaleza muerta como género popular y querido se originaron en el período Tricento. Los objetos cotidianos adquirieron cierta nobleza y significado del propietario a quien servían. En los lienzos grandes, una naturaleza muerta, por regla general, parece muy modesta y discreta: una jarra de vidrio con agua, plata en un elegante jarrón o delicados lirios en tallos delgados, a menudo acurrucados en un rincón oscuro de la imagen, como parientes pobres y olvidados. .

Sin embargo, había tanto amor en la representación de cosas bellas y cercanas en forma poética que la pintura moderna, la naturaleza muerta y su papel en ella ya eran tímidamente visibles a través de los huecos de los paisajes y las pesadas cortinas de las escenas de género.

Momento crucial

Los temas adquirieron un elemento real en las pinturas y un nuevo significado en el siglo XVII, una época en la que prevalecían y dominaban las naturalezas muertas con flores. Pinturas de este tipo ganaron numerosos adeptos entre la nobleza y el clero. En composiciones complejas con una trama literaria pronunciada, las escenas ocuparon su lugar junto con los personajes principales. Al analizar las obras de la época, es fácil notar que el importante papel de la naturaleza muerta se manifestó de manera similar en la literatura, el teatro y la escultura. En estas obras las cosas comenzaron a “actuar” y “vivir”: se las mostraba como los personajes principales, demostrando los mejores y más ventajosos aspectos de los objetos.

Los objetos de arte hechos por artesanos talentosos y trabajadores llevan la huella personal de los pensamientos, deseos e inclinaciones de una persona en particular. pintar es lo mejor pruebas psicologicas ayudar a rastrear el estado psicoemocional y lograr la armonía e integridad internas.

Las cosas sirven fielmente a una persona, apoderándose de su deleite por los objetos cotidianos e inspirando a sus dueños a adquirir pequeñas cosas nuevas, hermosas y elegantes.

Renacimiento flamenco

La gente no aceptó de inmediato la pintura gouache y la naturaleza muerta como género. La historia del surgimiento, desarrollo e implementación generalizada de diversas ideas y principios sirve como recordatorio del constante desarrollo del pensamiento. La naturaleza muerta se hizo famosa y se puso de moda a mediados del siglo XVII. El género comenzó en los Países Bajos, la alegre y festiva Flandes, donde la naturaleza misma invita a la belleza y la diversión.

La pintura gouache y las naturalezas muertas florecieron en una época de cambios tremendos, un cambio completo en las instituciones políticas, sociales y religiosas.

Corriente de Flandes

La dirección burguesa del desarrollo en Flandes se convirtió en una novedad y un progreso para toda Europa. Cambios en vida política condujo a innovaciones similares en la cultura: los horizontes que se abrieron para los artistas ya no estaban limitados por prohibiciones religiosas ni estaban respaldados por tradiciones relevantes.

La naturaleza muerta se convirtió en el buque insignia de un nuevo arte que glorificaba todo lo natural, brillante y bello. Los estrictos cánones del catolicismo ya no restringieron el vuelo de la imaginación y la curiosidad de los pintores y, por lo tanto, junto con el arte, la ciencia y la tecnología comenzaron a desarrollarse.

Las cosas y objetos cotidianos y cotidianos, que antes se consideraban viles e indignos de mención, de repente se elevaron al nivel de objetos de estudio minucioso. pintura decorativa, las naturalezas muertas y los paisajes se han convertido en un verdadero espejo de la vida: la rutina cotidiana, la dieta, la cultura, las ideas sobre la belleza.

Propiedades de género

Fue a partir de aquí, de un estudio consciente y profundo del mundo circundante, que se desarrolló un género separado de pintura, paisaje y naturaleza muerta cotidianos.

El arte, que adquirió ciertos cánones en el siglo XVII, determinó la principal cualidad del género. Una pintura dedicada al mundo de las cosas describe las propiedades básicas inherentes a los objetos que rodean a una persona, muestra la actitud del maestro y su hipotético contemporáneo ante lo mostrado, expresa la naturaleza y la integridad del conocimiento sobre la realidad. El artista transmitió necesariamente la existencia material de las cosas, su volumen, peso, texturas, colores, la finalidad funcional de los artículos del hogar y su conexión vital con la actividad humana.

Tareas y problemas de la naturaleza muerta.

La pintura decorativa, la naturaleza muerta y las escenas cotidianas absorbieron las nuevas tendencias de la época: un alejamiento de los cánones y al mismo tiempo manteniendo el naturalismo conservador de la imagen.

Los bodegones de la era revolucionaria durante la victoria total de la burguesía reflejan el respeto del artista por las nuevas formas de vida nacional de sus compatriotas, el respeto por el trabajo de los artesanos comunes, la admiración por Imágenes hermosas belleza.

Los problemas y tareas del género en su conjunto, formulados en el siglo XVII, no fueron discutidos en las escuelas europeas hasta mediados del siglo XIX. Mientras tanto, los artistas se proponían constantemente tareas nuevas y nuevas y no continuaban reproduciendo mecánicamente soluciones compositivas y esquemas de color ya preparados.

Lienzos modernos

Las fotografías de naturalezas muertas para pintar, preparadas en estudios modernos, demuestran claramente la diferencia entre la percepción del mundo por parte de un contemporáneo y una persona de la Edad Media. La dinámica de los objetos hoy supera todos los límites imaginables, y la naturaleza estática de los objetos era la norma en aquella época. Las combinaciones de colores del siglo XVII se distinguen por su brillo y pureza de color. Los ricos tonos encajan armoniosamente en la composición y enfatizan las intenciones e ideas del artista. La ausencia de cánones. De la mejor manera posible Influyó en las naturalezas muertas de los siglos XX y XXI, a veces sorprendiendo la imaginación con su fealdad o su variedad deliberada.

Los métodos para resolver problemas de naturaleza muerta cambian rápidamente cada década; los métodos y técnicas no están a la altura de la imaginación de maestros reconocidos y no tan reconocidos.

El valor de las pinturas actuales radica en la expresión de la realidad a través de los ojos de los artistas contemporáneos; A través de la plasmación en lienzo, surgen nuevos mundos que podrán contar mucho sobre sus creadores a las personas del futuro.

Influencia impresionista

El siguiente hito en la historia de las naturalezas muertas fue el impresionismo. Toda la evolución de la dirección quedó reflejada en las composiciones a través de los colores, la técnica y la comprensión del espacio. Los últimos románticos del milenio transfirieron la vida tal como es al lienzo: trazos rápidos y brillantes y detalles expresivos. piedras angulares estilo.

Pintura, naturalezas muertas. artistas contemporáneos Sin duda llevan la huella de sus inspiraciones impresionistas a través del color, los métodos y las técnicas de representación.

Una desviación de los cánones estándar del clasicismo: tres planos, una composición central y héroes históricos- permitió a los artistas desarrollar su propia percepción del color y la luz, así como demostrar clara y claramente al público el libre vuelo de las emociones.

Las principales tareas de los impresionistas son el cambio. tecnica de pintura y el contenido psicológico de la imagen. Y hoy, incluso conociendo la situación de esa época, es difícil encontrar la respuesta correcta a la pregunta de por qué los paisajes impresionistas, tan alegres e ingeniosos como la poesía, provocaron un fuerte rechazo y una burla grosera por parte de los críticos quisquillosos y del público ilustrado.

La pintura impresionista no encajaba en el marco generalmente aceptado, por lo que las naturalezas muertas y los paisajes se percibían como algo vulgar, indigno de reconocimiento junto con otros desperdicios del arte elevado.

Una exposición de arte que se convirtió en una especie de actividad misionera para artistas famosos de esa época, supo llegar a los corazones y demostrar la belleza y la gracia. Las imágenes de objetos y objetos por todos los medios disponibles se han convertido en algo común incluso dentro de los muros de instituciones formidables que sólo profesan los principios del arte clásico. La procesión triunfal de bodegones no se ha detenido desde finales del siglo XIX, y la variedad de géneros y técnicas actuales permite no tener miedo de experimentar con colores, texturas y materiales.

Qué pintura tan extraña es esta: naturaleza muerta: te hace admirar una copia de aquellas cosas cuyos originales no puedes admirar.

Blaise Pascal

Y de verdad, ¿alguna vez has mirado la fruta desde la mesa de la cocina? Bueno... excepto cuando tenías hambre, ¿verdad? Pero puedes admirar una imagen con un arreglo de frutas o un lujoso ramo de flores durante horas. Ésta es precisamente la magia especial de la naturaleza muerta.

Traducido del francés, naturaleza muerta significa "naturaleza muerta"(naturaleza muerta). Sin embargo, esta es sólo una traducción literal.

De hecho naturaleza muerta- esta es una imagen de objetos inmóviles y congelados (flores, verduras, frutas, muebles, alfombras, etc.). Las primeras naturalezas muertas se encuentran en los frescos de la Antigua Grecia y la Antigua Roma.

Naturaleza muerta (fresco de Pompeya) 63-79, Nápoles, Galería Nacional de Capodimonte. Autor desconocido.

Cuando un amigo iba a visitar a un romano, la buena educación exigía que el dueño de la casa mostrara lo mejor de su platería. Esta tradición se refleja claramente en la naturaleza muerta de la tumba de Vestorius Priscus en Pompeya.

En el centro de la composición hay un recipiente para mezclar vino y agua, la encarnación del dios de la fertilidad Dioniso-Liber. A ambos lados de la mesa dorada hay jarras, palas y cuernos de vino colocados simétricamente.

Sin embargo, una naturaleza muerta no son sólo frutas, verduras y flores, sino también... un cráneo humano, diseñado para reflejar la fugacidad de la vida humana. Así es como los partidarios del género "Vanitas", representantes de la etapa inicial del desarrollo de la naturaleza muerta, imaginaban la naturaleza muerta.

Un ejemplo destacado es una naturaleza muerta alegórica. artista holandés Willem Claes Heda, donde se representa una pipa junto al cráneo, un símbolo de lo esquivo de los placeres terrenales, un recipiente de vidrio, un reflejo de la fragilidad de la vida, llaves, un símbolo del poder de un ama de casa que administra los suministros. El cuchillo simboliza la vulnerabilidad de la vida, y el brasero, en el que las brasas apenas arden, significa su extinción.

Vanidad. Vanitas, 1628, Willem Claes Heda.

Willem Heda se llama con razón "maestro del desayuno" Con la ayuda de una interesante disposición de alimentos, platos y utensilios de cocina, el artista transmitió con sorprendente precisión el estado de ánimo de las pinturas. Y su habilidad para representar reflejos de luz en las superficies perfectamente lisas de cuencos de plata y copas de vidrio asombró incluso a los eminentes contemporáneos del artista.

Es increíble la precisión y delicadeza con la que Heda logró transmitir cada pequeño detalle: el juego de luces, las características de las formas, los colores de los objetos. Todas las pinturas del holandés contienen misterio, poesía y una sincera admiración por el mundo de los objetos.

Naturalezas muertas de artistas famosos.

La naturaleza muerta a menudo fascinaba artistas famosos. Se trata de los maestros del pincel y sus sorprendentes trabajos lo que os contaré a continuación.

Pablo Picasso es el artista más caro del mundo

Único e inimitable: esto es lo que llaman un excelente artista español Siglo XX Pablo Picasso. Cada obra del autor es un tándem de diseño original y genialidad.

Naturaleza muerta con ramo de flores, 1908

Naturaleza muerta con bombillas, 1908

Además del realista tradicionalmente perfecto, lleno de luz y colores brillantes, o de los bodegones lúgubres realizados en tonos gris azulados, a Picasso le gustaba cubismo. El artista dispuso objetos o personajes de sus pinturas en pequeñas formas geométricas.

Y aunque los críticos de arte no reconocieron el cubismo de Picasso, ahora sus obras se venden bien y pertenecen a los coleccionistas más ricos del mundo.

Guitarra y partituras, 1918.

El excéntrico Vincent Van Gogh

Junto con la famosa Noche estrellada, la serie de cuadros con girasoles se convirtió en un símbolo único de la obra de Van Gogh. El artista planeó decorar su casa de Arlés con girasoles para la llegada de su amigo Paul Gauguin.

“Los cielos son de un azul delicioso. Los rayos del sol son de color amarillo pálido. Esta es una combinación suave y mágica de tonos azul cielo y amarillo de las pinturas de Vermeer de Delft... No puedo pintar algo tan hermoso...”- dijo Van Gogh condenado. Quizás por eso el artista pintó girasoles en innumerables ocasiones.

Jarrón con 12 girasoles, 1889

El amor infeliz, la pobreza y la falta de aceptación de su obra incitan al artista a acciones locas y perjudican significativamente su salud. Pero sobre pintar Artista talentoso persistentemente escribió: “Incluso si me caigo noventa y nueve veces, me levantaré la centésima vez”.

Naturaleza muerta con amapolas rojas y margaritas. Auvers, junio de 1890.

Iris. Saint Rémy, mayo de 1890

Naturalezas muertas integrales de Paul Cézanne

“Quiero devolver la eternidad a la naturaleza”- le gustaba repetir al gran artista francés Paul Cezanne. El artista no representó el juego aleatorio de luces y sombras, que no cambiaban, sino las características constantes de los objetos.

Tratando de mostrar objetos desde todos los lados, los describe de tal manera que el espectador admira la naturaleza muerta, como desde diferentes ángulos. Vemos la mesa desde arriba, el mantel y la fruta desde un lado, la caja en la mesa desde abajo y la jarra desde lados diferentes simultáneamente.

Melocotones y peras, 1895

Bodegón con cerezas y melocotones, 1883-1887.

Naturalezas muertas de artistas contemporáneos

La paleta de colores y una amplia variedad de matices permiten a los maestros de la naturaleza muerta de hoy lograr un realismo y una belleza increíbles. ¿Quieres admirar las impresionantes pinturas de talentosos contemporáneos?

El británico Cecil Kennedy

Es imposible apartar la vista de las pinturas de este artista: ¡sus hierbas son tan encantadoras! Mmmm... creo que ya puedo oler estos increíbles hermosas flores. ¿Y tú?

Cecil Kennedy es considerado, con razón, el artista británico más destacado de nuestro tiempo. Ganador de varios premios prestigiosos y favorito de muchos” poderoso del mundo esto”, Kennedy, sin embargo, se hizo famoso sólo cuando tenía más de 40 años.

El artista belga Julian Stappers

La información sobre la vida del artista belga Julian Stappers es escasa, lo que no se puede decir de sus pinturas. Los alegres bodegones del artista se encuentran en las colecciones de las personas más ricas del mundo.

Gregory Van Raalte

El artista estadounidense contemporáneo Gregory Van Raalte presta especial atención al juego de luces y sombras. El artista está convencido de que la luz no debe caer directamente, sino a través del bosque, las hojas de los árboles, los pétalos de las flores o reflejada en la superficie del agua.

El talentoso artista vive en Nueva York. Le gusta pintar bodegones utilizando la técnica de la acuarela.

El artista iraní Ali Akbar Sadeghi

Ali Akbar Sadeghi es uno de los artistas iraníes de mayor éxito. En sus obras, combina hábilmente las composiciones de pinturas tradicionales iraníes, los mitos culturales persas con la iconografía y el arte de las vidrieras.

Naturalezas muertas de artistas ucranianos contemporáneos

Digas lo que digas, los maestros del pincel ucranianos tienen su propia visión única de la naturaleza muerta de Su Majestad. Y ahora te lo demostraré.

Serguéi Shapovalov

Los cuadros de Sergei Shapovalov están llenos de rayos de sol. Cada una de sus obras maestras está llena de luz, bondad y amor por tierra nativa. El artista nació en el pueblo de Ingulo-Kamenka, distrito de Novgorodkovsky, región de Kirovograd.

Sergey Shapovalov – Artista de Honor de Ucrania, miembro Unión Nacional artistas.

Ígor Derkáchev

El artista ucraniano Igor Derkachev nació en 1945 en Dnepropetrovsk, donde aún vive. Durante veinticinco años asistió al estudio de arte de la Casa de Cultura para Estudiantes que lleva su nombre. Yu Gagarin, primero como estudiante y luego como profesor.

Las pinturas del artista están llenas de calidez, amor por las tradiciones nativas y los regalos de la naturaleza. Esta calidez especial se transmite a través de las pinturas del autor a todos los fans de su obra.

Víctor Dovbenko

Según el autor, sus naturalezas muertas son un espejo de sus propios sentimientos y estados de ánimo. En ramos de rosas, en acianos, ásteres y dalias, en imágenes de bosques "fragantes": un aroma veraniego único y regalos invaluables de la rica naturaleza de Ucrania.

Pasemos a la etapa final de esta serie de posts sobre el género de los bodegones. Estará dedicado al trabajo de artistas rusos.


Empecemos por Fyodor Petrovich Tolstoi (1783-1873). Gráficos de bodegones de F.P. Tolstoi, el famoso escultor, medallista, dibujante y pintor ruso, es probablemente la parte más destacada y valiosa de su herencia creativa, aunque el propio artista dijo que creó estas obras “en su tiempo libre a partir de estudios serios”.









La principal propiedad de los bodegones de Tolstoi es su carácter ilusorio. El artista copió cuidadosamente la naturaleza. Intentó, según sus propias palabras, “con estricta claridad trasladar de la vida al papel la flor copiada tal como es, con todos los más mínimos detalles pertenecientes a esta flor”. Para engañar al espectador, Tolstoi utilizó técnicas ilusionistas como la imagen de gotas de rocío o papel traslúcido que cubría el dibujo y ayudaba a engañar a la vista.


Ilya Efimofich Repin (1844-1930) también recurrió más de una vez a motivos de naturaleza muerta como las flores. Tales obras incluyen la pintura "Ramo de otoño" (1892, Galería Tretyakov, Moscú), donde el artista representa con igual atención un paisaje otoñal, una mujer joven de pie sobre un fondo de árboles dorados y un modesto ramo de flores amarillas y blancas en sus manos.




I. Repin. Ramo de otoño. Retrato de Vera Repina. 1892, Galería Tretiakov








La historia del cuadro “Manzanas y hojas” es algo inusual. La naturaleza muerta, que combina frutas y hojas, fue puesta en escena para el alumno de Repin, V.A. Serova. Al profesor le gustó tanto la composición del tema que decidió pintar él mismo una naturaleza muerta. Las flores y los frutos atrajeron a muchos artistas, quienes los prefirieron, entre otras cosas, porque mostraban el mundo natural de la manera más poética y hermosa. Incluso en. Kramskoy, que desdeñaba este género, también rindió homenaje a la naturaleza muerta, creando el espectacular cuadro “Ramo de flores. Phloxes” (1884, Galería Tretyakov, Moscú).



Valentin Aleksandrovich Serov (1865-1911) es conocido por la mayoría de nosotros como un artista que prestó atención en su trabajo al paisaje, el retrato y pintura historica. Sin embargo, cabe señalar que el tema en su obra siempre jugó un papel importante y, a menudo, ocupó la misma posición que otros elementos de la composición. Un poco más arriba, ya mencioné su trabajo de estudiante "Manzanas sobre hojas", 1879, completado bajo la dirección de Repin. Si comparamos esta obra con una obra escrita sobre el mismo tema por Repin, podemos ver que la naturaleza muerta de Serov se parece más a un estudio que la pintura de su maestro. El aspirante a artista utilizó un punto de vista bajo, por lo que el primer y segundo plano se combinan y el fondo se reduce.


La pintura "La niña de los melocotones", conocida por todos desde la infancia, va más allá del género del retrato y no es casualidad que se llame "La niña de los melocotones" y no "Retrato de Vera Mamontova". Podemos ver que aquí se combinan los rasgos del retrato, el interior y la naturaleza muerta. El artista presta igual atención a la imagen de una niña con una blusa rosa y a algunos objetos, pero hábilmente agrupados. Los melocotones de color amarillo pálido yacen sobre un mantel blanco, hojas de arce y un cuchillo brillante. Otras cosas del fondo también estaban pintadas con cariño: sillas, un gran plato de porcelana que adorna la pared, una figura de un soldadito de juguete y un candelabro en el alféizar de la ventana. luz de sol, que brota de la ventana y proyecta reflejos brillantes sobre los objetos, le da a la imagen un encanto poético.












Mikhail Aleksandrovich Vrubel (1856-1910) escribió: “Y de nuevo me doy cuenta, no, no es así, pero escucho esa nota nacional íntima que tanto quiero captar en el lienzo y en el adorno. Esta es la música de una persona completa, no desmembrada por las distracciones del ordenado, diferenciado y pálido Occidente”.


En la Academia de las Artes, el maestro favorito de Vrubel era Pavel Chistyakov, quien le enseñó al joven pintor a "dibujar con formas" y argumentó que las formas tridimensionales no deben crearse en el espacio con sombras y contornos, sino que deben construirse con líneas. Gracias a él, Vrubel aprendió no solo a mostrar la naturaleza, sino a mantener una conversación íntima, casi amorosa, con ella. Con este espíritu se creó la maravillosa naturaleza muerta del maestro “Rose Hip” (1884).





Sobre el fondo de exquisitas cortinas con motivos florales, el artista colocó un elegante jarrón redondo pintado con motivos orientales. el delicado flor blanca los escaramujos, sombreados por una tela azul verdosa, y las hojas de la planta casi se funden con el cuello negro del jarrón, que brilla tenuemente. Esta composición está llena de un encanto y una frescura inexpresables, a los que el espectador simplemente no puede dejar de sucumbir.



Durante su enfermedad, Vrubel comenzó a pintar más del natural, y sus dibujos se distinguen no sólo por su forma precisa, sino también por una espiritualidad muy especial. Parece que cada movimiento de la mano del artista delata su sufrimiento y su pasión.


Destaca a este respecto el dibujo “Naturaleza muerta. Candelero, licorera, vaso”. Es un triunfo aplastante de una objetividad feroz. Cada objeto de naturaleza muerta lleva una fuerza explosiva oculta. El material del que están hechas las cosas, ya sea el bronce de un candelabro, el cristal de una jarra o el reflejo mate de una vela, tiembla visiblemente por una colosal tensión interna. La pulsación la transmite el artista con trazos cortos que se cruzan, por lo que la textura adquiere explosividad y tensión. Así, los objetos adquieren una nitidez increíble, que es la verdadera esencia de las cosas..







G.N. logró una gran habilidad en la creación de naturalezas muertas "falsas". Teplov y T. Ulyanov. La mayoría de las veces representaban una pared de tablones en la que se dibujaban nudos y vetas de madera. Diversos objetos están colgados de las paredes o escondidos detrás de cintas clavadas: tijeras, peines, cartas, libros, cuadernos de musica. En estantes estrechos se colocan relojes, tinteros, botellas, candelabros, platos y otros objetos pequeños. Parece que tal conjunto de elementos es completamente aleatorio, pero en realidad esto está lejos de ser el caso. Al observar estas naturalezas muertas, uno puede adivinar los intereses de los artistas que tocaban música, leían y se interesaban por el arte. Los maestros representaron con amor y diligencia sus cosas más queridas. Estas pinturas tocan con su sinceridad y espontaneidad de percepción de la naturaleza.


Boris Mikhailovich Kustodiev (1878-1927) también dedicó gran parte de su obra al género de la naturaleza muerta. En sus alegres lienzos se pueden ver brillantes telas satinadas, centelleantes samovares de cobre, el brillo de la loza y la porcelana, rodajas rojas de sandía, racimos de uvas, manzanas y deliciosos pastelitos. Una de sus pinturas más notables es “La esposa del mercader tomando el té”, 1918. Es imposible no admirar el brillante esplendor de los objetos representados en el lienzo. Un samovar espumoso, pulpa de sandía de color rojo brillante, manzanas brillantes y uvas transparentes, un jarrón de vidrio con mermelada, un azucarero dorado y una taza frente a la esposa del comerciante: todas estas cosas añaden un ambiente festivo a la imagen.








En el género de los bodegones se prestó mucha atención a los llamados "bodegones engañosos". Muchas naturalezas muertas "trucadas", a pesar de que su tarea principal era engañar al espectador, tienen indudables méritos artísticos, especialmente notables en los museos, donde, colgadas en las paredes, tales composiciones, por supuesto, no pueden engañar al público. Pero aquí hay excepciones. Por ejemplo, “Naturaleza muerta con libros”, realizada por P.G. Bogomolov, está insertado en una “estantería para libros” ilusoria y los visitantes no se dan cuenta inmediatamente de que se trata simplemente de un cuadro.





"Naturaleza muerta con un loro" (1737) de G.N. Teplova. Con la ayuda de líneas claras y precisas que se transforman en contornos suaves y suaves, luces, sombras transparentes y sutiles matices de color, el artista muestra una variedad de objetos colgados en una pared de tablones. La madera está magistralmente trabajada, sus tonos azulados, rosados ​​y amarillentos ayudan a crear una sensación casi real del olor fresco de la madera recién cepillada.





G.N. Teplov. “Naturaleza muerta con un loro”, 1737, Museo Estatal cerámica, finca Kuskovo



Las “falsas” naturalezas muertas rusas del siglo XVIII indican que los artistas aún no son lo suficientemente hábiles para transmitir espacios y volúmenes. Para ellos es más importante mostrar la textura de los objetos, como si la realidad los hubiera transferido al lienzo. A diferencia de las naturalezas muertas holandesas, donde las cosas absorbidas por la luz del entorno se representan en unidad con él, en las pinturas de los maestros rusos los objetos pintados con mucho cuidado, incluso meticulosamente, viven como si estuvieran solos, independientemente del espacio circundante.


A principios del siglo XIX, la escuela de A.G. desempeñó un papel importante en el desarrollo de la naturaleza muerta. Venetsianov, que se opuso a la estricta distinción de géneros y buscó enseñar a sus alumnos una visión holística de la naturaleza.





A.G. Venetsianov. Era, 1821-23


La escuela veneciana abrió un nuevo género para el arte ruso: el diseño de interiores. Los artistas mostraron diversas estancias de una casa noble: salones, dormitorios, despachos, cocinas, aulas, habitaciones de servicio, etc. En estas obras, se dio un lugar importante a la representación de diversos objetos, aunque la naturaleza muerta en sí casi no tenía interés para los representantes del círculo de Venetsianov (en cualquier caso, han sobrevivido muy pocas naturalezas muertas realizadas por estudiantes del famoso pintor). Sin embargo, Venetsianov instó a sus alumnos a estudiar cuidadosamente no sólo los rostros y las figuras de las personas, sino también las cosas que los rodeaban.


Un objeto en la pintura de Venetsianov no es un accesorio; está indisolublemente ligado al resto de los detalles del cuadro y, a menudo, es la clave para comprender la imagen. Por ejemplo, una función similar la realizan las hoces en el cuadro "Los segadores" (segunda mitad de la década de 1820, Museo Ruso, San Petersburgo). Las cosas del arte veneciano parecen estar involucradas en la vida pausada y serena de los personajes.


Aunque Venetsianov, con toda probabilidad, no pintó naturalezas muertas, incluyó este género en su sistema de enseñanza. El artista escribió: “ Las cosas inanimadas no están sujetas a esos diversos cambios que son característicos de los objetos animados; se mantienen firmes, inmóviles frente a un artista inexperto y le dan tiempo para profundizar con mayor precisión y juicio, para escudriñar la relación de uno. parte a otra, tanto en líneas como en luces y sombras con el propio color, que dependen del espacio que ocupan los objetos”.


Por supuesto, la naturaleza muerta jugó un papel importante en el sistema pedagógico de la Academia de las Artes en el siglo XVIII. siglo XIX x (en las aulas, los estudiantes hacían copias de naturalezas muertas de maestros holandeses), pero fue Venetsianov, quien animó a los jóvenes artistas a recurrir a la naturaleza, quien introdujo en su plan de estudios de primer año una naturaleza muerta compuesta por figuras de yeso, platos, candelabros, cintas multicolores, frutas y flores. Venetsianov seleccionó objetos para naturalezas muertas educativas de modo que fueran interesantes para los pintores principiantes, comprensibles en su forma y hermosos en color.


En las pinturas creadas por los talentosos alumnos de Venetsianov, las cosas se transmiten con sinceridad y frescura. Estas son las naturalezas muertas de K. Zelentsov, P.E. Kornílov. En la obra de los artistas venecianos también hay obras que no son naturalezas muertas en esencia, pero, sin embargo, el papel de las cosas en ellas es enorme. Podemos nombrar, por ejemplo, las pinturas "Oficina en Ostrovki" y "Reflejo en el espejo" de G.V. Urracas conservadas en la colección del Museo Ruso de San Petersburgo.




G.V. Urraca. “Oficina en Ostrovki”. Fragmento, 1844, Museo Ruso, San Petersburgo


Las naturalezas muertas en estas obras no aparecen de forma independiente, sino como partes del interior dispuestas de forma única por el maestro, correspondientes a la estructura compositiva y emocional general de la imagen. El principal elemento conector aquí es la luz, que se mueve suavemente de un objeto a otro. Mirando los lienzos, entiendes lo interesante. el mundo un artista que retrató con amor cada objeto, cada cosa más pequeña.


La naturaleza muerta presentada en la "Oficina en Ostrovki", aunque ocupa un pequeño lugar en la composición general, parece inusualmente significativa, resaltada por el hecho de que el autor la separó del resto del espacio con un respaldo alto. sofá, y córtelo a izquierda y derecha con un marco. Parece que Soroka se dejó llevar tanto por los objetos que había sobre la mesa que casi se olvidó de los demás detalles del cuadro. El maestro escribió todo cuidadosamente: una pluma, un lápiz, un círculo, un transportador, una navaja, un ábaco, hojas de papel, una vela en un candelabro. El punto de vista desde arriba te permite ver todas las cosas, sin que ninguna bloquee a la otra. Atributos como una calavera, un reloj y símbolos de la "vanidad terrenal" (una figura, papeles, un ábaco) permiten a algunos investigadores atribuir la naturaleza muerta al tipo vanitas, aunque lo más probable es que tal coincidencia sea puramente accidental. El siervo-artista aprovechó lo que su dueño tenía sobre la mesa.


El famoso maestro de las composiciones objetuales del primer mitad del siglo XIX siglo hubo un artista I.F. Khrutsky, que pintó muchos cuadros hermosos en el espíritu Naturaleza muerta holandesa Siglo XVII. Entre sus mejores obras se encuentran “Flores y frutos” (1836, Galería Tretyakov, Moscú), “Retrato de una esposa con flores y frutos” (1838, Museo de Arte Bielorrusia, Minsk), “Naturaleza muerta” (1839, Museo de la Academia de las Artes, San Petersburgo).






En la primera mitad del siglo XIX en Rusia, la “naturaleza muerta botánica”, que nos llegó desde Europa Oriental. En Francia en esta época se publicaron obras de botánicos con hermosas ilustraciones. Gran popularidad en muchos países europeos recibido por el artista P.Zh. Redoute, considerado “el pintor de flores más famoso de su tiempo”. El “dibujo botánico” fue un fenómeno significativo no sólo para la ciencia, sino también para el arte y la cultura. Estos dibujos se presentaban como obsequios y álbumes decorados, lo que los equiparaba así con otras obras de pintura y gráfica.


En la segunda mitad del siglo XIX, P.A. Fedótov. Aunque en realidad no pintó naturalezas muertas, el mundo de las cosas que creó deleita con su belleza y veracidad.



Los objetos en las obras de Fedotov son inseparables de la vida de las personas; eventos dramáticos, representado por el artista.


Mirando la foto “ caballero fresco” (“Mañana después de la fiesta”, 1846), te sorprende la abundancia de objetos cuidadosamente pintados por el maestro. Una naturaleza muerta real, que sorprende por su laconismo, se presenta en pintura famosa Fedotov "El emparejamiento del mayor" (1848). La copa se transmite de forma tangible y realista: copas de vino con pie alto, una botella, una jarra. Es el más fino y transparente y parece emitir un suave zumbido de cristal.








Fedótov P.A. El emparejamiento del mayor. 1848-1849. Galería Tretiakov


Fedotov no separa los objetos del interior, por lo que las cosas se muestran no sólo de forma auténtica, sino también con una sutileza pintoresca. Cada objeto corriente o poco atractivo que ocupa su lugar en el espacio común parece sorprendente y bello.


Aunque Fedotov no pintó naturalezas muertas, mostró un indudable interés por este género. Su instinto le decía cómo disponer tal o cual objeto, desde qué punto de vista presentarlo, qué cosas se verían a su lado no sólo lógicamente, sino también expresivamente.


El mundo de las cosas, que ayuda a mostrar la vida humana en todas sus manifestaciones, dota a las obras de Fedotov de una musicalidad especial. Tales son las pinturas "Ancla, otra ancla" (1851-1852), "Viuda" (1852) y muchas otras.


En la segunda mitad del siglo XIX, el género de la naturaleza muerta prácticamente dejó de interesar a los artistas, aunque muchos pintores de género incluyeron voluntariamente elementos de la naturaleza muerta en sus composiciones. Las cosas adquieren gran importancia en las pinturas de V.G. Perova (“Tea Party en Mytishchi”, 1862, Galería Tretyakov, Moscú), L.I. Solomatkina (“Esclavistas de la ciudad”, 1846, Estado Museo Historico, Moscú).






Las naturalezas muertas se presentan en escenas de género de A.L. Yushanova (“Despedida del jefe”, 1864), M.K. Klodt (“El músico enfermo”, 1855), V.I. Jacobi (“El buhonero”, 1858), A.I. Korzukhina (“Antes de la confesión”, 1877; “En el hotel del monasterio”, 1882), K.E. Makovsky (“Alekseich”, 1882). Todas estas pinturas se conservan ahora en la colección de la Galería Tretyakov.




K.E. Makovsky. “Alekseich”, 1882, Galería Tretyakov, Moscú





En las décadas de 1870 y 1880, la vida cotidiana siguió siendo el género principal de la pintura rusa, aunque el paisaje y el retrato también ocuparon un lugar importante. Los Wanderers, que buscaban mostrar la verdad de la vida en sus obras, desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo del arte ruso. Los artistas comenzaron a adjuntar. gran importancia trabajando a partir del natural y, por tanto, recurriendo cada vez más al paisaje y a la naturaleza muerta, aunque muchos de ellos consideraban esta última una pérdida de tiempo, una pasión sin sentido por la forma, desprovista de contenido interno. Entonces, I.N. Kramskoy mencionó el famoso pintor francés, que no descuidó las naturalezas muertas, en una carta a V.M. Vasnetsov: “No Persona talentosa dedicar tiempo a representar, digamos, cuencas, peces, etc. Esto es bueno para las personas que ya lo tienen todo, pero tenemos mucho que hacer”.


Sin embargo, muchos artistas rusos que no pintaban naturalezas muertas las admiraban al contemplar las pinturas de los maestros occidentales. Por ejemplo, V.D. Polenov, que se encontraba en Francia, escribió a I.N. Kramskoi: “Miren cómo las cosas aquí van como un reloj, cada uno trabaja a su manera, en las más diversas direcciones, como le gusta, y todo esto se valora y se paga. Para nosotros lo más importante es lo que se hace, pero aquí está cómo se hace. Por ejemplo, pagan veinte mil francos por una palangana de cobre con dos peces y, además, consideran a este calderero como el primer pintor, y tal vez no sin razón.


Habiendo visitado la exposición en París en 1883, V.I. Surikov admiraba paisajes, naturalezas muertas y pinturas de flores. Escribió: “Los peces de Gibert son buenos. La baba de pescado está representada de manera magistral y colorida, mezclando tono sobre tono”. En su carta a P.M. Tretyakov y estas palabras: “Y los peces de Gilbert son un gran milagro. Bueno, realmente puedes tomarlo en tus manos, está escrito hasta el punto de engañar”.


Tanto Polenov como Surikov pudieron convertirse en excelentes maestros de la naturaleza muerta, como lo demuestran los objetos magistralmente pintados en sus composiciones (“Sick” de Polenov, “Menshikov in Berezov” de Surikov).







ENFERMEDAD VENÉREA. Polenov. “Mujer enferma”, 1886, Galería Tretyakov


La mayoría de las naturalezas muertas creadas por artistas rusos famosos en las décadas de 1870 y 1880 son obras en forma de bocetos, que muestran el deseo de los autores de transmitir las características de las cosas. Algunas obras similares representan objetos inusuales y raros (por ejemplo, un boceto con una naturaleza muerta para el cuadro de I.E. Repin "Cosacos escribiendo una carta al sultán turco”, 1891). Tales obras no tenían ningún significado independiente.


Interesantes bodegones de A.D. Litovchenko, realizado como estudio preparatorio para el gran lienzo “Iván el Terrible muestra sus tesoros al embajador Horsey” (1875, Museo Ruso, San Petersburgo). El artista mostró lujosas telas de brocado, armas con incrustaciones de piedras preciosas y artículos de oro y plata almacenados en los tesoros reales.


Más raros en aquella época eran los bocetos de naturalezas muertas que representaban objetos domésticos corrientes. Estas obras fueron creadas con el objetivo de estudiar la estructura de las cosas, y también fueron el resultado de ejercicios de técnica pictórica.


La naturaleza muerta jugó un papel importante no sólo en la pintura de género, sino también en el retrato. Por ejemplo, en la película de I.N. Los objetos de Kramskoy “Nekrasov durante el período de “Las últimas canciones” (1877-1878, Galería Tretyakov, Moscú) sirven como accesorios. SN Goldstein, que ha estado investigando la obra de Kramskoy, escribe: “En busca de la composición general de la obra, se esfuerza por garantizar que el interior que recrea, a pesar de su carácter estrictamente cotidiano, contribuya, en primer lugar, a la conciencia de lo espiritual. aparición del poeta, el significado inmarcesible de su poesía. Y, de hecho, los accesorios individuales de este interior: volúmenes de Sovremennik, colocados al azar sobre la mesa junto a la cama del paciente, una hoja de papel y un lápiz en sus manos debilitadas, un busto de Belinsky, un retrato de Dobrolyubov colgado en la pared. significado adquirido en este trabajo de ninguna manera signos externos situaciones, sino reliquias estrechamente relacionadas con la imagen de una persona”.


Entre las pocas naturalezas muertas de los Wanderers, el lugar principal lo ocupan los “ramos”. Interesante es “Bouquet” de V.D. Polenov (1880, Museo de la finca Abramtsevo), cuya forma de ejecución recuerda un poco a las naturalezas muertas de I.E. Repina. Sin pretensiones en su motivo (pequeñas flores silvestres en un sencillo jarrón de cristal), deleita sin embargo con su pintura de forma libre. En la segunda mitad de la década de 1880, aparecieron ramos similares en las pinturas de I.I. Levitan.






I.N. muestra las flores al espectador de forma diferente. Kramskoi. Muchos investigadores creen que los dos cuadros son “Ramo de flores”. Phloxes” (1884, Galería Tretyakov, Moscú) y “Roses” (1884, colección de R.K. Viktorova, Moscú) fueron creadas por el maestro mientras trabajaba en el lienzo “Inconsolable Grief”.


Kramskoy demostró dos "ramos" en la XII Exposición itinerante. Las composiciones espectaculares y brillantes que representan flores de jardín sobre un fondo oscuro encontraron compradores incluso antes de la inauguración de la exposición. Los propietarios de estas obras fueron el barón G.O. Gintsburg y la emperatriz.


En la IX Exposición Itinerante de 1881-1882, la pintura de K.E. Makovsky, nombrado en el catálogo "Nature morte" (ahora está en Galería Tretiakov titulado “En el estudio del artista”). El gran lienzo muestra un perro enorme tumbado en la alfombra y un niño que se levanta de un sillón y busca una fruta en la mesa. Pero estas figuras son sólo detalles que el autor necesita para revivir la naturaleza muerta: muchas cosas lujosas en el estudio del artista. Pintada según las tradiciones del arte flamenco, la pintura de Makovsky todavía toca el alma del espectador. El artista, fascinado por transmitir la belleza de las cosas caras, no logró mostrar su individualidad y creó una obra. el objetivo principal lo cual es una demostración de riqueza y lujo.





Todos los objetos de la imagen parecen estar reunidos para sorprender al espectador con su esplendor. Sobre la mesa hay un juego tradicional de frutas para una naturaleza muerta: manzanas grandes, peras y uvas en un plato grande y hermoso. También hay una gran taza plateada decorada con adornos. Cerca se encuentra una vasija de barro azul y blanca, junto a la cual se encuentra un arma antigua ricamente decorada. El hecho de que se trata de un estudio de artista lo recuerdan los pinceles colocados en una amplia jarra en el suelo. La silla dorada tiene una espada en una lujosa funda. El suelo está cubierto con una alfombra con motivos brillantes. También se utilizan como decoración telas caras: brocados adornados con pieles gruesas y terciopelo con el que se cose la cortina. El color del lienzo está diseñado en ricos tonos con predominio del escarlata, azul y dorado.


De todo lo anterior se desprende claramente que en la segunda mitad del siglo XIX la naturaleza muerta no jugó un papel importante en la pintura rusa. Se distribuyó únicamente como estudio para una pintura o estudio de enseñanza. Muchos artistas que representaron naturalezas muertas como parte del programa académico nunca regresaron a este género en su trabajo independiente. Las naturalezas muertas fueron pintadas principalmente por no profesionales que crearon acuarelas con flores, bayas, frutas y setas. Grandes maestros No consideraban que las naturalezas muertas fueran dignas de atención y usaban objetos solo para mostrar de manera convincente la situación y decorar la imagen.


Los primeros comienzos de una nueva naturaleza muerta se pueden encontrar en las pinturas de los artistas que trabajaron en cambio de siglo XIX-XX siglos: I.I. Levitan, es decir. Grabar, V.E. Borisova-Musatova, M.F. Larionova, K.A. Koroviná. Fue en ese momento cuando apareció la naturaleza muerta en el arte ruso como un género independiente.





Pero se trataba de una naturaleza muerta muy singular, entendida por artistas que trabajaban de manera impresionista, no como una composición ordinaria de tema cerrado. Los maestros representaron los detalles de una naturaleza muerta en un paisaje o interior, y lo importante para ellos no era tanto la vida de las cosas como el espacio mismo, una neblina de luz que disuelve los contornos de los objetos. De gran interés son también los bodegones gráficos de M.A. Vrubel, que se distingue por su originalidad única.


A principios del siglo XX, artistas como A.Ya desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la naturaleza muerta rusa. Golovin, S.Yu. Sudeikin, A.F. Gausch, B.I. Anisfeld, I.S. Colegial. N.N. también dijo una palabra nueva en este género. Sapunov, quien creó una serie de pinturas-paneles con ramos de flores.





En el siglo XX, muchos artistas recurrieron a la naturaleza muerta. direcciones diferentes. Entre ellos estaban los llamados. Cézanneistas y simbolistas de Moscú (P.V. Kuznetsov, K.S. Petrov-Vodkin), etc. Lugar importante Las composiciones temáticas ocuparon un lugar en las obras de tales. maestros famosos, como dice M.F. Larionov, N.S. Goncharova, A.V. Lentulov, R.R. Falk, PP. Konchalovsky, A.V. Shevchenko, D.P. Shterenberg, quien hizo de la naturaleza muerta un género completo entre otros géneros de la pintura rusa del siglo XX.



Simplemente enumerar a los artistas rusos que utilizaron elementos de naturaleza muerta en su trabajo ocuparía mucho espacio. Por tanto, nos limitaremos al material aquí presentado. Los interesados ​​pueden familiarizarse con más detalle con los enlaces proporcionados en la primera parte de esta serie de publicaciones sobre el género de la naturaleza muerta.



Publicaciones anteriores: Parte 1 -
Parte 2 -
Parte 3 –
Parte 4 –
Parte 5 –

¿Qué es la naturaleza muerta?

La naturaleza muerta es un género de pintura que representa la naturaleza inanimada. El género se originó en el siglo XVII.

La naturaleza muerta es, ante todo, sorprendente e interesante porque hace ver la belleza y la armonía en las cosas cotidianas y aburridas que nos rodean constantemente, pero que no llaman nuestra atención.

El género no es tan simple como parece a primera vista: en la mayoría de estas pinturas, los artistas utilizan la alegoría: intentan decirle a la gente algo importante a través de un determinado conjunto de objetos, su disposición, los colores elegidos, la composición general, transmitir lo que les preocupa. , contar sus sentimientos y pensamientos.

A pesar de la sombría traducción "naturaleza muerta", los lienzos suelen estar llenos de colores brillantes, deleitando al espectador con su originalidad y capricho, despertando el deseo de vivir y admirar el mundo que los rodea, de ver la belleza en él.

Hay muchos tipos y subtipos de naturaleza muerta, por ejemplo, trama-temática, creativa, educativa-creativa, educativa. También se dividen según los colores utilizados, iluminación, colorido, tiempo de ejecución, ubicación, etc.

Los fundadores de la naturaleza muerta como género independiente acero holandés y artistas flamencos. Inicialmente, las pinturas aparecieron con uso religioso. También en la época del nacimiento del género se generalizaron pinturas de carácter lúgubre con un profundo significado filosófico y tonos oscuros, en el centro de la composición, que incluían calaveras, velas y algunos otros atributos. Luego, desarrollándose gradualmente, el género absorbió cada vez más direcciones nuevas y una y otra vez se generalizó en todos los círculos de la sociedad. Flores, libros, verduras y frutas, mariscos, platos y otros artículos del hogar: todo se refleja en el arte. Algunos de los bodegones más famosos fueron Ambrosius Buschaert, Miguel Parra, Jan Brueghel, Joseph Launer, Severin Rosen, Edward Ladell, Jan Davids de Heem, Willem van Aalst, Cornelis Briese.

En Rusia, el género surgió a principios del siglo XVIII, pero nadie lo estudió seriamente; A principios del siglo XX, la pintura de bodegones alcanzó mayor prosperidad; los artistas crearon sus obras maestras, se fijaron nuevas metas y alcanzaron incalculables picos de habilidad, utilizaron técnicas inusuales y seleccionaron nuevas imágenes. La naturaleza muerta rusa, a diferencia de la occidental, no se desarrolló gradualmente, sino a un ritmo acelerado. Trabajando en este género, se hicieron famosos artistas rusos como K. Petrov-Vodkin, I. Levitan, I.F. Khrutsky, V. Nesterenko, I.E. Grabar, M. Saryan, A. Osmerkin, P.P. Konchalovsky, S.E. Zakharov, S.I. Osipov y muchos otros.

EN pintura moderna la naturaleza muerta sufre nuevo ascenso y ahora ocupa firmemente el lugar que le corresponde entre otros géneros Artes visuales. Ahora bien, esta es una de las áreas más populares de la pintura. Teniendo gran cantidad oportunidades para la autorrealización en la creatividad, los artistas pintan una amplia variedad de naturalezas muertas. Y los espectadores, a su vez, compran cuadros, decoran con ellos sus interiores, animan su hogar y le aportan comodidad y alegría. Los museos se reponen constantemente con naturalezas muertas, cada vez se abren más exposiciones nuevas en varias ciudades y países, que atraen a multitudes de espectadores interesados ​​​​en el arte. Varios siglos después, después de haber recorrido un largo y completo camino de desarrollo, la naturaleza muerta sigue siendo relevante y no ha perdido su importancia en la pintura mundial.

Publicado: 16 de enero de 2018

La naturaleza muerta es un género que ganó protagonismo en el arte occidental hacia finales del siglo XVI y se ha mantenido desde entonces. genero importante. Los bodegones se clasifican según la representación de objetos comunes, que pueden ser naturales, como flores, frutas, etc., o artificiales, como vasos, instrumentos musicales etc. A continuación se muestra una lista de las 10 naturalezas muertas más famosas de artistas famosos como Chardin, Paul Cezanne, Van Gogh y Giorgio Morandi.

No. 10 Serie de naturalezas muertas, Artista Tom Wesselman

El movimiento del arte pop surgió en la década de 1950 y utiliza imágenes reconocibles de la cultura popular. Entre las obras de arte pop más populares se encuentra una serie de naturalezas muertas de Tom Wesselmann. Sus naturalezas muertas representan los elementos mundo moderno, en lugar de las frutas y verduras de la generación anterior de artistas de este género. Esta obra (Still Life #30) es una combinación de pintura, escultura y un collage de marcas que Tom vio en la calle.

N°9 Vanitas con violín y bola de cristal

Artista: Peter Claes



De:  

Peter Claes es uno de los pintores de bodegones más destacados de su época. Su vanitas con violín y bola de cristal, que representa muchos objetos, entre ellos una calavera, pero lo que llama especialmente la atención es la bola de cristal, en la que se refleja el propio artista delante del caballete. Hay una sensación de misticismo en esto. La "Cesta de frutas" de Caravaggio es muy natural; incluso se ven agujeros de gusano en la fruta. Y no está claro si el maestro representó lo que vio o si hay un significado más profundo escondido en los frutos estropeados. Indudablemente

La naturaleza muerta de Van Gogh con girasoles es bonita.



La clasificación presentada de naturalezas muertas muestra perfectamente cuán diversas pueden ser las pinturas de este género. Una obra muy “soviética” (o proletaria) de Wesselmann, aunque no representa los atributos de la URSS, salvo la estrella roja. El retrato de Lincoln no encaja en la naturaleza muerta, parece extraño entre whisky, fruta, flor de interior, un gato y nuevamente fruta, que involuntariamente se asocia con las imágenes secretarios generales, que en un momento fueron un atributo indispensable de cualquier entorno.

Dos botellas de whisky parecen cerveza, dando la impresión de una bebida cotidiana que no requiere un refrigerio especial. La Casa Blanca en el cuadro está casi completamente oculta por frutas, lo que da a entender que se trata sólo de un pequeño detalle interior. Colores brillantes dan a la composición un claro carácter años 60 y hacen más fácil percibir la estrella roja junto a Lincoln. Vanitas contrasta marcadamente con el violín, que se diferencia marcadamente por su elegancia, sofisticación, colores más tenues y un conjunto de objetos del mundo opuesto a la pintura de Wesselmann. La cesta de frutas de Caravaggio es un ejemplo de naturaleza muerta clásica, muy elegante, lacónica, que siempre es agradable de ver. Una paleta interesante que no difiere en la variedad de colores, pero se adapta a una determinada gama de tonos naturales. Y la obra de Morandi es tan sencilla, esencial y pura que es imposible cansarse de mirarla. Un mínimo de color, pocos objetos que componen la composición, nada de estampados, variedad de objetos, formas simples, a excepción del jarrón. Sin embargo, quiero mirar la naturaleza muerta y encontrar varios matices en su aparente sencillez. Las pinturas de Cezanne son una celebración de la vida, la abundancia, las alegrías simples: fruta fresca, vino casero, postre casero, destinados a ser comidos y no a crear una composición canónica. La naturaleza muerta con limones es muy elegante, con ventajas. combinación de colores negro y amarillo, y la pareja de plato, cesta y café crean una especie de “secuencia de vídeo” y añaden dinamismo. La pendiente del cuadro de Chardin llama inmediatamente la atención y distingue efectivamente el lienzo de cualquier otro, aunque en esencia se trata de una naturaleza muerta bastante clásica y tradicional. La obra cúbica y geométrica de Braque demuestra que el género de la naturaleza muerta es posible en este estilo. Bueno, los girasoles de Van Gogh son una obra soleada, alegre, radiante y cálida, pero no estoy seguro de ponerla en primer lugar.




- ¡Únete a nosotros!

Su nombre:

Un comentario:
Selección del editor
La artritis, la artrosis y otras enfermedades de las articulaciones son un problema real para la mayoría de las personas, especialmente en la vejez. Su...

Los precios unitarios territoriales para la construcción y obras especiales de construcción TER-2001, están destinados a su uso en...

Los soldados del Ejército Rojo de Kronstadt, la mayor base naval del Báltico, se levantaron con las armas en la mano contra la política del “comunismo de guerra”...

Sistema de salud taoísta El sistema de salud taoísta fue creado por más de una generación de sabios que cuidadosamente...
Las hormonas son mensajeros químicos que son producidos por las glándulas endocrinas en cantidades muy pequeñas, pero que...
Cuando los niños van a un campamento de verano cristiano, esperan mucho. Durante 7-12 días se les debe proporcionar una atmósfera de comprensión y...
Existen diferentes recetas para prepararlo. ¡Elige el que más te guste y lánzate a la batalla! Dulzura de limón ¡Esta es una delicia sencilla con azúcar glass....
La ensalada Yeralash es un espectáculo caprichoso, brillante e inesperado, una versión del rico "plato de verduras" que ofrecen los restauradores. Multicolor...
Los platos cocinados al horno en papel de aluminio son muy populares. De esta forma se preparan carnes, verduras, pescados y otros platos. Ingredientes,...